Pour le tableau du samedi, initié par Lady Marianne et poursuivi par Lilou et Fardoise, un clic sur le logo.
Pour ce thème des fleurs j’ai tout de suite pensé à un tableau vu dans le cadre d’une exposition consacrée à « Suzanne Valadon et ses contemporaines » à Bourg en Bresse
Les arums de Tamara de Lempicka (1935)
À partir de 1931, les arums constituent un sujet de prédilection pour Tamara de Lempicka, principale femme artiste liée à l’Art déco. Marquée par le cubisme d’André Lhote, elle trouve dans les candides circonvolutions de ces fleurs un objet convenant à ses recherches formelles sur la ligne et le volume. Les arums incarnent aussi pour elle l’idée de la féminité. Le miroir, attribut traditionnel de la femme à sa toilette, le souligne, en même temps qu’il confère à la toile une dimension réflexive.
Particulièrement marquée par un autre tableau présent à cette exposition « la fuite » que vous avez pu voir ici .
Pour en savoir plus sur cette artiste figure majeure de l’art déco et des années folles née en Pologne en 1898 un clic ici .
Pour le tableau du samedi, initié par Lady Marianne et poursuivi par Lilou et Fardoise, un clic sur le logo.
Fardoise nous propose comme thème » repas de fêtes »
J’ai choisi : « Un repas de noces à Yport » d’ Albert Fourié 1886
On a accusé à l’époque le peintre, Albert Fourié, d’avoir travaillé en atelier à partir d’une photographie. Mais il existe justement une photographie en plein air de l’artiste à côté de son tableau inachevé. Cette anecdote illustre bien la place qu’occupe la photographie comme concurrente de la peinture à l’époque. Une autre indication en est la suggestion que l’on a faite que Fourié aurait mis sa toile sous les arbres — comme sur la photographie retrouvée — afin de mieux reproduire sur le tableau les effets de lumière traversant le feuillage pour tomber en tâches sur la table du repas. En tout cas le peintre se rapproche certainement de la photographie par son souci de croquer les visages et les attitudes dans un instantané qui rappelle directement cette technique (Source : Musée des Beaux-Arts de Rouen).
Ce témoignage charmant de la vie normande dans la seconde moitié du XIXe siècle conserve aujourd’hui encore toute sa fraîcheur. Une tranche de vie tres vivante où le peintre tient à croquer toutes les attitudes des personnages comme le ferait un cliché .
Face à la concurrence de la photographie nombreux sont les peintres qui adoptent l’impressionnisme. Mais Albert Fourié ne fera pas partie de ceux-là. Elève de Jean-Paul Laurens à l’Académie Julian, il restera fidèle à la tradition, mais il s’inspirera de la photographie, en se détachant de l’image mécanique par le rendu plus doux de sa peinture .
Je vous propose aussi cette
« le chant de la mariée » de Gunnar Berndtson 1881
Avec ce tableau nous avons vraiment l’impression de faire partie de la noce et d’être assis à cette table, juste à côté de ce monsieur qui se mouche. D’ailleurs notre assiette est bien remplie et notre verre aussi . Est – ce l’émotion en entendant le chant de la mariée qui fait sortir le mouchoir ? Je ne sais, mais l’homme ferme les yeux et semble bien ému. En tous cas il sera bien difficile de ne pas lever son verre à la demande de la mariée. J’aime beaucoup la façon dont l’artiste a croqué les attitudes des convives et des jeunes mariés , on s’attendrait presqu’à les entendre parler.
Gunnar Fredrik Berndtson est un artiste peintre finlandais. En 1872, il entre à l’école polytechnique d’Helsinki. Mais dès 1869, encore lycéen il a étudié à École de dessin de l’association des arts et de 1872 à 1875 il suit des cours au département de dessin de l’université d’Helsinki (fi).En 1876, il décide de devenir artiste et il s’installe à Paris où il étudie à l’École des beaux-arts avec Jean-Léon Gérôme et Ernest Meissonier jusqu’en 1882 .Pendant ce séjour, il fait partie du groupe d’Albert Edelfelt et est influencé par le style du Salon. En 1882 et 1883, il vit en Égypte à l’invitation du Baron Alphonse Delort de Gléon .Il peint des portraits et des illustrations pour Le Monde illustré. En 1886, il retourne en Finlande et se marie.En 1889, il reçoit le prix de l’état pour ses peintures de portraits.Il retourne fréquemment à Paris pour exposer au Salon de Paris, où il a toujours grand succès.De 1890 à 1892, il est professeur à l’Académie des beaux-arts d’Helsinki où ses étudiants sont entre-autres Magnus Enckell et Ellen Thesleff . Ses œuvres sont exposées dans les musées suivants: Ateneum, Musée d’art d’Hämeenlinna, Musée d’art de Turku, Musée d’art de Tampere, Musée d’art d’Imatra (fi), Musée d’art Gyllenberg, Musée d’art Gösta Serlachius.
Pour le tableau du samedi, initié par Lady Marianne et poursuivi par Lilou et Fardoise, un clic sur le logo.
Fardoise nous propose comme thème » repas de fêtes »
J’ai choisi un tableau de Jean Baptiste Greuze « le gâteau des rois »
Greuze peint un intérieur paysan, le décor est simple, sans être indigent. Grâce à un jeu subtil de clair-obscur, le mur sombre contraste avec la grande table familiale revêtue d’une nappe blanche. Le décor comprend différents récipients, un panier renversé, de la vaisselle d’étain et un chat assis sur le banc. L’artiste insiste sur les expressions et les regards des personnages dont les visages sont tous baignés de lumière, ce qui permet d’animer la scène en autant de portraits. Ici, la famille de paysans régulièrement mise en scène dans les œuvres de genre de Greuze, est rassemblée autour de la table. Les personnages sont vêtus de beaux costumes qui confirment qu’il s’agit d’une journée importante. Debout, une jeune fille apporte une soupière fumante, alors que les autres personnages sont tournés vers la scène qui se déroule au premier plan.
La galette, ou gâteau des rois, est placée sur la table, au centre de la composition et des lignes directrices. Il s’agit d’une galette à pâte feuilletée, comme le veut la tradition répandue dans la moitié nord de la France. Une part de galette est volontairement laissée de côté dans le plat, sûrement pour illustrer la part laissée au pauvre. Au premier plan, un jeune garçon, le benjamin de la famille, a encore du mal à tenir debout. Il est soutenu par une jeune fille, afin de « tirer les rois » parmi les parts de galette rassemblées par le père dans un morceau de linge blanc.
Derrière le père qui est assis dans son fauteuil avec un visage sombre et figé, une jeune fille ne peut pas voir la scène. Elle est probablement affectée à la désignation de la personne à qui s’adresse la part qui vient d’être tirée au sort. Cette situation est suggérée par son air interrogatif renforcé par une mimique, celle du doigt porté sur ses lèvres. L’artiste décide de la représenter sur le tableau, plutôt qu’elle se retrouve sous la table, afin qu’elle participe pleinement à la scène. Ce rituel permet au détenteur de la fève, un petit morceau de porcelaine qui représente l’enfant Jésus, de devenir le roi ou la reine d’un jour.
Pour le tableau du samedi, initié par Lady Marianne et poursuivi par Lilou et Fardoise, un clic sur le logo.
Fardoise nous propose : douceurs et pâtisseries dans la peinture .
J’ai choisi de m’intéresser à la brioche
Tout d’abord celle d’Edouard Manet (1870)
N’est – elle pas appétissante cette brioche reposant sur ce napperon blanc . Gonflée et dorée à souhait elle rivalise avec le velouté des pêches présentes à ses côtés . Le couteau tout proche nous incite vraiment à la découper pour la déguster . J’aime beaucoup la façon dont Manet rend la matière vivante , qu’il s’agisse du napperon avec ses plis bien marqués, de la texture des fruits ou de la brioche. Je ne sais ce que contient la boite rouge mais je suis à peu près sure qu’il s’agit de quelques douceurs à déguster , le couvercle non refermé incitant à laisser parler sa gourmandise.
Cette toile a été réalisée par Edouard Manet d’après une autre œuvre, celle de Jean Siméon Chardin donnée au musée du Louvre à Paris , ce don a incité Manet à produire sa propre version en 1870.
Je continue sur le thème de la brioche avec cette nature morte de Jules Larcher , un peintre lorrain qui devait apprécier les douceurs et les pâtisseries. Là aussi les effets de matière sont saisissants, tout comme les jeux d’ombre et de lumière incitant l’œil à s’attarder sur le doré de la brioche , l’éclat d’un verre ou d’une bouteille ou le glacé d’une mignardise .
Comme vous pouvez le constater tout confère dans cette toile à rendre la table attractive , la boisson, les pâtisseries , le choix des verres, la coupe de fleurs .
Pour en savoir un peu plus sur le peintre , je partage la fiche de mon mari .
LARCHER Jules François Marie Joseph
Choloy (54) 1849 – Nancy 1920
Peintre, peintre-décorateur, professeur de dessin et de peinture, conservateur du musé de Nancy
Fils d’un aubergiste ; époux de Maria LARCHER*.
Son père était né à Saint-Joire (55), sa mère à Ecrouves (54).
Il fut à Nancy élève de l’Ecole professionnelle Loritz à partir de 1861 et fréquenta l’Ecole municipale de dessin dirigée par Claude Emile THIÉRY*. En 1868, sa famille se rendit à Noisy-le-Sec (93) où son père devint charretier avant de mourir à Paris l’année suivante. Le jeune Jules fréquenta dans la capitale les ateliers de son compatriote Charles SELLIER* et de Léon BONNAT. Il participa au Salon parisien entre 1876 et 1883, obtenant en 1880 une médaille de 3e classe. En 1883, il épousa à Paris (15e) Marie Joséphine CLÉMENT, fille d’un ancien cantonnier née à Crévic (54) dont il avait un fils né en 1879. Parmi les témoins figuraient trois artistes ayant fréquenté les Beaux-Arts : les peintres Frédéric LEBRUN et Lionel ROYER ainsi que Jean Antoine IDRAC, 1er grand prix de Rome de sculpture en 1873. De retour à Nancy en 1884, LARCHER entra chez l’ébéniste Louis MAJORELLE où il fut employé à la décoration de meubles au vernis Martin. Il cessa alors ses envois au Salon. En 1887, il succéda à Théodore DEVILLY* comme conservateur du musée de Nancy et directeur de l’Ecole municipale et régionale des beaux-arts où il était déjà professeur titulaire de dessin et de peinture. Il exerça ces fonctions pendant plus de trente ans, renonçant presque entièrement à sa propre carrière de peintre et exposant peu. Lui qui avait régulièrement pris part au Salon de Nancy entre 1872 et 1878, il n’y figura plus qu’en 1898. Il fit partie dès 1892 du comité de l’Association des Artistes lorrains dont il assura la présidence en 1901, année où il fut élu au comité directeur de l’Alliance provinciale des industries d’art (Ecole de Nancy) dont il démissionna peu après, GALLÉ ayant choisi l’Ecole professionnelle de l’Est et non l’Ecole des beaux-arts pour accueillir les cours d’art appliqué à l’industrie. Devenu veuf en 1887, il épousa sept ans plus tard Maria ROY, une de ses élèves. Un de ses témoins était le peintre Stéphane RISQUET*.
Pendant la Grande Guerre, il dut organiser le transfert à Troyes des œuvres du musée. L’Ecole des beaux- arts ayant été transformée en ambulance, les cours reprirent dans les locaux d’une usine pour les rares élèves non mobilisés. Reconduit dans ses fonctions en 1919, il devint en octobre de cette année directeur honoraire de l’Ecole des beaux-arts et mourut d’une rupture artérielle l’année suivante. Il fut inhumé au cimetière de Préville.
J. LARCHER se révéla un administrateur avisé et érudit : il rédigea un catalogue du musée dont il restaura des tableaux vérifier et donna un nouvel essor à l’Ecole des beaux-arts. D’abord installée dans les combles d’un bâtiment, elle put, grâce à ses démarches, s’installer en 1910 dans de nouveaux locaux, avenue Boffrand. C’est à la suite de sa demande au maire de Nancy fin 1887 que l’école s’ouvrit aux jeunes filles deux ans plus tard. Enseignant exigeant et vénéré, il fut nommé officier d’Académie en 1889, officier de l’Instruction publique dix ans plus tard et membre correspondant de l’Institut (section peinture) en 1909. Il était membre du comité de Meurthe-et-Moselle pour l’Exposition universelle de 1900 et faisait partie du Comité régional des arts appliqués créé en 1916. Il accordait dans son enseignement une importance particulière à l’étude de la plante et à ses applications décoratives, jouant ainsi un rôle important dans la gestation de l’Ecole de Nancy. « Dans son esprit, le rôle du professeur ne devait pas se borner à l’enseignement du métier, son devoir était d’éveiller, de stimuler les sentiments qui, seuls, sont capables de former l’artiste, à le suivre, à la guider dans ses manifestations ; et ce rôle, il le remplit admirablement. » Commandant LALANCE (1922)
Son influence fut déterminante sur la formation de nombreux artistes parmi lesquels A. RENAUDIN*, J.M. SCHIFF*, A. LARTEAU*, J. GRUBER*, H. BERGÉ*, JACQUOT-DEFRANCE*, R. WILD*, F. MALESPINA*, A. SORKAU*, F. et J. WIELORWKI*, E. WITTMANN*, A. DESCH*, H. MARCHAL*, R. TONNELIER*, J. MAJORELLE*, et le jeune Etienne COURNAULT (1891-1948).
En tant que peintre, il se consacra au portrait et à la nature morte. C’est dans ce dernier genre que son talent s’exprime avec le plus d’éclat. Par leur réalisme précis et par la subtilité du coloris, ses compositions exaltant les plaisirs de la table, où se côtoient mets raffinés et accessoires luxueux, s’inscrivent dans la tradition des meilleurs spécialistes flamands et hollandais du XVIIe siècle.
Pour le tableau du samedi, initié par Lady Marianne et poursuivi par Lilou et Fardoise, un clic sur le logo.
Fardoise nous dit : Quand l’Histoire s’invite dans la peinture , un genre à part entière.
J’ai choisi de m’intéresser à la retraite de Russie en vous proposant trois tableaux .
Tout d’abord un autre tableau d’Adolphe Yvon (le Lorrain de la semaine dernière) » » le maréchal Ney soutenant l’arrière garde de la grande armée pendant la retraite de Russie » .
Le 14 septembre 1812, Moscou est enfin atteinte. Face à l’obstination du tsar à ne pas demander la paix, la plupart des maréchaux préconisent la retraite à Napoléon qui l’accepte. C’est sans compter sur la détermination de Koutousov à poursuivre les Français dans leur repli.
Au cours de cette retraite de Russie, Ney peut s’illustrer et montrer qu’il excelle en pareil cas, malgré le harcèlement continu des Russes. Pour encourager ses soldats, il combat parmi eux et montre l’exemple. Il réussit la traversée du Dniepr, insuffisamment gelé pour garder le matériel. Napoléon le croyant perdu est heureux de le retrouver à Orcha en novembre 1812.
La retraite doit se poursuivre et son épisode le plus dramatique est le passage de la Bérézina fin novembre. Ce qu’il reste de la Grande Armée parvient à traverser les eaux glacées du fleuve grâce aux pontonniers du général Eblé. Ney fait reculer ses hommes par des marches nocturnes, afin qu’ils ne succombent au froid pendant leur sommeil, ce qui permet aussi d’éviter le combat avec les Russes. Il rentre ensuite à Paris.
Retraite de Russie de Bernard – Edouard Swebach
Un tableau qui reflète bien l’atmosphère de ce désastre, de cette Berezina, aussi bien pour le nombre de morts humains que de chevaux. Nettement différent du premier tableau , l’abattement de ce cavalier est poignant .
« La retraite des Français en 1812 » par Illarion Prianichnikov
Pour le tableau du samedi, initié par Lady Marianne et poursuivi par Lilou et Fardoise, un clic sur le logo.
Fardoise nous dit : Quand l’Histoire s’invite dans la peinture , un genre à part entière
Je vous propose , la bataille de Solferino (1861) par Adolphe Yvon
Présent sur le théâtre des opérations militaires le peintre nous montre un instant précis de la bataille . La lumière est dirigée sur Napoléon III à cheval, entouré de son état major au mont Fenile . Il montre du doigt au général Camou les hauteurs de Solférino . Ce dernier reçoit l’ordre d’envoyer la garde impériale afin de s’emparer de ces hauteurs .
“ Quoique la journée soit très peu avancée, l’Empereur comprend tellement que sur les hauteurs de Solférino est le gain de la bataille, qu’il n’hésite pas à engager dès à présent sa Garde, son unique réserve ”, remarque le baron de Bazancourt, qui souligne ainsi les qualités de stratège de Napoléon III. Le témoignage du général comte de Fleury est sensiblement différent : il fait de Napoléon un spectateur quelque peu passif et revendique l’honneur d’avoir incité le souverain à faire donner sa Garde au moment voulu
J’aime particulièrement ce tableau plein de contrastes, tant au niveau de la lumière, concentrée sur l’empereur en opposition aux fumées sombres des hauteurs de Solférino que dans le mouvement . Si la majorité de l’état major semble plutôt figé dans une pause autour de l’empereur , le général Camou et ses hommes sont dans l’action sabres et baïonnettes en avant .
Pour en savoir plus sur ce peintre de l’Histoire voici la fiche que lui a consacrée mon mari .
YVON Henry Frédéric Adolphe
Eschviller (commune de Volmunster, 57) 1817 – Paris (16e) 1893
Peintre et dessinateur, professeur de peinture et de dessin
Fils d’un receveur des douanes qui fut ensuite contrôleur de cette administration.
Son père était né à Dourdan ((91). Sa mère, née à Neuhausen (actuelle Rhénanie-Palatinat), était la sœur du futur général NEUMAYER. Ils s’étaient mariés en 1812 à Worms (alors département français du Mont-Tonnerre).
Son père ayant été nommé au Havre, YVON ne passa que sa prime enfance en Moselle. Il étudia au collège de Bourbon, à Paris (actuel lycée Condorcet), puis à celui du Havre. Déjà attiré par le dessin, il prit quelques leçons de peinture auprès de Jacques François HOCHARD. Ancien élève du baron GROS, ce peintre enseignait au collège du Havre où il fut plus tard le premier maître de Claude MONET. Pour satisfaire sa famille, YVON travailla à partir de 1835 comme surnuméraire de l’administration des forêts à Breteuil (27), tout en peignant pendant son temps libre. Nommé en 1838 secrétaire de l’inspecteur de la forêt de Dreux en résidence à Anet (28), il démissionna huit mois plus tard pour s’installer dans la capitale et se consacrer à l’art. En 1839, il s’inscrivit à l’atelier de Paul DELAROCHE et fut admis à l’Ecole nationale des beaux-arts. Il débuta deux ans plus tard au Salon auquel il envoya d’abord des portraits et des tableaux religieux. Il fréquentait alors Toussaint CHARLET et Horace VERNET qui ne sont pas étrangers à sa vocation de peintre militaire. Attiré par les contrées orientales, il fit en 1846 un voyage de six mois en Russie avec le projet de peindre la bataille de Koulikovo qui avait vu la victoire des Russes sur les Mongols au XIVe siècle. Outre la recherche de documentation et la visite des lieux des combats, ce séjour fut l’occasion de représenter la vie quotidienne russe. Son statut de peintre d’histoire s’affirma avec Le maréchal Ney à la retraite de Russie présenté à l’Exposition universelle de 1855. En avril 1856, il épousa à Paris (ancien 11e) Caroline RAMBAUD, fille d’un ancien pharmacien né à Vittel. Cette même année, il partit pour la Crimée en passant par Athènes et Constantinople, afin de glorifier les récentes victoires de l’armée française. Désormais peintre officiel des campagnes du Second Empire, Yvon se rendit en 1859 en Lombardie où il fut pour la première fois en contact direct avec les réalités de la guerre. Les commandes dont il bénéficiait depuis près de vingt ans lui permirent de faire construire rue de la Tour un hôtel particulier somptueusement décoré. Fuyant les troubles de la Commune, il se réfugia à Londres en 1871 et trouva à son retour sa maison et son atelier saccagés. Il opta bien évidemment pour la France en mai 1872. Bien que sa renommée fût moins grande que sous l’Empire, il conserva ses fonctions sous la IIIe République et peignit les portraits de personnalités politiques, militaires et artistiques. Professeur de peinture des cours du soir à l’Ecole des beaux-arts depuis 1864, il devint en 1883 professeur de dessin de l’enseignement simultané des « trois arts ». Il enseigna aussi le dessin à l’Ecole polytechnique de 1881 à 1887. Il fut inhumé au cimetière d’Auteuil.
Sa carrière officielle lui valut récompenses et honneurs. Il obtint une médaille de 1ère classe au Salon de 1848, une de 2e classe et la croix de la Légion d’honneur à la suite de l’Exposition universelle de 1855. La grande médaille d’honneur lui fut attribuée au Salon de 1857 et, dix ans plus tard, il reçut une médaille de 2e classe à l’Exposition universelle et fut promu officier de la Légion d’honneur en 1868. Il participa aussi aux Expositions universelles de Vienne en 1873 (dans le cadre des envois de la Ville de Paris), de Paris en 1889 et de Chicago en 1893. Apprécié aux Etats-Unis, il s’était vu commander en 1870 par le richissime marchand Alexander T. STEWART une toile monumentale représentant de façon allégorique la réconciliation du Nord et du Sud. Selon David KAREL, il séjourna outre-Atlantique et participa à quelques expositions de la Royal Academy de Londres entre 1851 et 1874. Vers 1880, il peignit un panorama célébrant la victoire des Anglais sur les Zoulous à Ulundi. Il était membre des Académies de Saint-Pétersbourg (1859) et d’Amsterdam.
S’il n’avait de lien avec la Lorraine que par le lieu de sa naissance, il prit cependant part au Salon de Nancy en 1878.
YVON abandonna assez vite les sujets religieux de ses débuts et c’est dans la peinture militaire qu’il conquit sa renommée. Ses vastes compositions (parfois plus de 50 m2) reposent sur une solide documentation réalisée sur le terrain et sur de nombreuses études préparatoires dessinées ou peintes. Jules VERNE fut impressionné par la Prise de la tour de Malakoff : « Le tableaude M. Yvon est exécuté dans des proportions colossales ; sa distribution en est simple, ingénieuse, intelligente ». (1857). Par contre, Maxime DU CAMP critiqua vivement sa Bataille de Solférino du Salon de 1861 : « M. Yvon n’y va pas de main morte, il casse les vitres à coups de poing, et à force de vouloir être réel, il arrive à l’invraisemblable. Ça me serait à peu près indifférent si le tableau était bon, mais il est mauvais, mollement peint, d’un pinceau grossier malgré la composition qu’on a voulu rendre épique ». S’il faut leur reconnaître un inévitable caractère de propagande politique, ces scènes militaires allient cependant intérêt documentaire et qualités artistiques, notamment une sobriété du coloris qui lui fut parfois reprochée. Il fut aussi un portraitiste apprécié comme le confirme ce jugement à propos du portrait de M. Bertin : « Cette peinture ferme et crâne, avec cette expression vivante, est une des plus magistrales du Salon ». Théodore VÉRON (1881). Il ne faut pas oublier les scènes de genre inspirées de ses voyages qui font de lui un peintre orientaliste non négligeable. Signalons enfin César, tableau allégorique présenté au Salon de 1875 où la figure équestre de l’empereur romainescortée de la misère et de la mort représente de toute évidence dernier empereur des Français. Réelle rancœur à l’égard d’un protecteur face auquel l’artiste avait dû faire des concessions ou simple désir de s’attirer les faveurs du nouveau régime ?
Il réalisa aussi des peintures décoratives pour la salle du conseil municipal de l’Hôtel de Ville de Paris. Terminées vers 1867, elles furent détruites dans l’incendie de 1871 :
Clovis porté sur le pavois fait de Paris sa capitale
Philippe-Auguste partant pour la Terre Sainte confie la tutelle de ses enfants et son trésor aux bourgeois de Paris
François 1er pose la première pierre de l’Hôtel de Ville
Napoléon III remet au baron Haussmann le décret d’annexion à Paris des communes limitrophes
Le Musée du Château de Compiègne conserve des œuvres réalisées par l’artiste pour la décoration de son hôtel particulier (oiseaux d’ornement, angelots sur fond de ciel).
Sa connaissance de la Russie lui valut de réaliser avec Louis BOULANGER et Théodore CHASSÉRIAU les décors de Schramyl, drame de Paul MEURICE créé en 1854 au Théâtre de la Porte-Saint-Martin.
Certains de ses dessins sont des œuvres à part entière jugées dignes d’être présentés au Salon, qu’il s’agisse de souvenirs de voyage ou de créations plus personnelles comme Les sept péchés capitaux qui firent l’admiration de DELACROIX. Mais la grande majorité de sa production dessinée consiste en études pour ses tableaux. Le Département des arts graphiques du Louvre et le Musée du Château de Versailles en conservent un grand nombre. Il utilisait occasionnellement le pastel pour des portraits ou des scènes de genre.
YVON est l’auteur d’un ouvrage pédagogique :
Méthode de dessin à l’usage des écoles et des lycées, Paris, L. Hachette et Cie, 1867
Auguste FEYEN-PERRIN* fut un de ses nombreux élèves.
Pour le tableau du samedi, initié par Lady Marianne et poursuivi par Lilou et Fardoise, un clic sur le logo. Lilou nous dit :
Pour la prochaine quinzaine, je vous propose d’explorer les toiles d’une artiste (c’est ma préférée) BERTHE MORISOT.
J’ai choisi « Petite fille avec un oiseau » 1891
La jeune fille assise nous fait face, mais son regard est tourné vers l’oiseau posé sur la branche non loin d’elle. Une complicité semble s’être établie entre eux. Sa chevelure, retenue par un flot assorti à sa robe, se détache sur le fond de végétation. Les courbes dessinées par celle – ci font écho à celles du corps de la jeune fille, soulignées par les plis de la robe. La main droite posée sur le bras gauche, pas un geste ne vient troubler cet instant de partage serein. Une souplesse de toutes les lignes du tableau fait ressortir encore plus la douceur de leur échange. Les couleurs de l’oiseau sont en parfaite harmonie avec les tons de la végétation, quelques touches de blanc venant rappeler aussi la robe de la jeune fille.
J’aime beaucoup aussi ce pastel » Fille portant un panier » 1891
Ce pastel est un cadeau de Berthe Morisot à Claude Monet . Tout est délicatesse et subtilité dans ce portrait, les couleurs, le voile du chapeau, le regard , le visage.
Pour le tableau du samedi, initié par Lady Marianne et poursuivi par Lilou et Fardoise, un clic sur le logo. Lilou nous dit :
Pour la prochaine quinzaine, je vous propose d’explorer les toiles d’une artiste (c’est ma préférée) BERTHE MORISOT.
Je vous propose « Femme et enfant au balcon » (1872 )
J’aime beaucoup cette scène de la vie toute simple . Entre 1871 et 1872, Berthe Morisot réalise un tableau représentant sa sœur, Edma Pontillon, avec sa nièce Paule Gobillard. Edma penchée en avant est tournée vers Paule. L’ enfant est de dos, et s’intéresse à ce qui se passe dans le jardin. Accoudée sur la balustrade Edma semble attendre une autre personne, vraisemblablement celle qui les emmènera en promenade. La jeune femme est très élégante dans sa robe de soie noire coiffée d’un coquet chapeau à plumes noires. La toilette de l’enfant tout comme l »ombrelle nous indiquent que toutes les deux s’apprêtent à sortir .
La balustrade et le sol occupent une large place dans la composition du tableau . On remarquera aussi la corbeille de fleurs tronquée posée sur le pilier à droite . L’œil est malgré tout d’abord attiré par les deux personnages, un noir et blanc qui aimante notre regard puis ce dernier plonge vers Paris avec ce dôme des Invalides étincelant.
Pour en savoir plus sur cette artiste impressionniste un clic ici
Pour le tableau du samedi, initié par Lady Marianne et poursuivi par Lilou et Fardoise, un clic sur le logo. Lilou nous dit :
« Après toute cette débauche de Nus, il faut bien se rafraichir les idées et je vous propose « l’amour courtois. »
Je vous propose Tristan et Yseult de Salvador Dali
Il existe deux versions de cette toile une petite peinture à l’huile 26,6X48,5 cm ( exposée au musée de Figueres ) et une immense toile 9X 15 m.
Cette dernière a été peinte par Dali en 1944 pour servir de rideau de scène à l’ouverture du ballet « Mad Tristan » présenté par les Ballets russes au Métropolitain Opéra et inspiré de Tristan et Yseult de Richard Wagner .
Ici c’est la scène finale qui est représentée : Le spectre de Tristan, ses bandelettes d’embaumement sur le visage, avec sa cape bleue qui se fissure se présente face à Yseult. On remarquera qu’il est peint sans ombre contrairement à Yseult venue le retrouver et qui à son tour mourra.
On retrouve ici les béquilles chères à l’artiste et la fleur de pissenlit en référence à la femme des premiers dictionnaires Larousse soufflant sur la connaissance .
La toile, a été utilisée plus récemment comme un élément de décor par le metteur en scène de cirque Daniele Finzi Pasca pour son spectacle La Verità, à Montréal en 2013 .
Pour le tableau du samedi, initié par Lady Marianne et poursuivi par Lilou et Fardoise, un clic sur le logo. Lilou nous dit :
« Après toute cette débauche de Nus, il faut bien se rafraichir les idées et je vous propose « l’amour courtois. »
Je vous propose Lancelot et Guenièvre d‘Herbert Draper
J’aime particulièrement cette représentation de l’amour courtois où l’on aperçoit Lancelot en bas et à droite du du tableau, le regard enamouré fixé sur Guenièvre. Une certaine unité dans les couleurs qui donne une atmosphère toute particulière de grâce et de douceur auquel se confronte la lance du chevalier dressée à la verticale .
Si l’on peut bien ranger ce peintre dans le classicisme, il faut reconnaitre que ses techniques diffèrent en partie de l’académisme du temps et reflètent un style personnel en utilisant la couleur fragmentaire et presque pointilliste. Les environnements illustrés rappellent la peinture symboliste et connaissances artistiques, certains sujets, son utilisation de la figure féminine, rappellent la portée de Préraphaélite.
Herbert James Draper (né à Londres en novembre 1863 – mort dans sa ville natale le 22 septembre 1920) est un peintre britannique de l’époque victorienne.
Draper fait ses études artistiques à la Royal Academy de Londres et effectue plusieurs voyages de formation à Paris et à Rome entre 1888 et 1892. Dans les années 1890 il effectue également un travail d’illustration. En 1891, il épouse Ida ; ils auront une fille.
Il était un ami du peintre John Waterhouse.
En 1894, commence sa période la plus productive. Il se concentre surtout sur les thèmes mythologiques de la Grèce Antique. Son tableau « Pleurs pour Icare » (1898) remporte la médaille d’or de l’Exposition Universelle de Paris en 1900.
Bien qu’il ne soit ni membre ni associé à la Royal Academy, il prend part aux expositions annuelles à partir de 1897. Il devient un portraitiste connu mais sa popularité faiblit à la fin de sa vie et il est maintenant presque oublié.
Ce blog a pour unique but de faire partager mes critiques de livres qui sont essentiellement des polars et romans noirs. Pour me contacter : pierre.faverolle@gmail.com
Un p'tit coin d'paradis loin du monde. Des chats, des recettes, des jeux, des voyages, des coups de gueule, des coups de blues, de la musique, des rigolades, et tout ça pour pas un sou!